Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in D:\inetpub\webs\sognoelektracom\blog\db_con.php on line 42
Sognoelektra Projectart Art | Arte Contemporanea | BLOG
BLOG www.sognoelektra.com/blog/blog.php
sognoelektra project art
 
Report su Londra LEGGI LE NEWS > Itinerario fuori da Londra  
PAGINE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37
MOSTRA


MARE,

INTIMAMENTE NATURA

Continua il lavoro di ricerca e sperimentazione della 11DREAMS Art Gallery che all’inizio dell’estate focalizza la sua attenzione sulla raffigurazione artistica di ciò che in natura, prima di ogni altra cosa, significa vita, cioè l’acqua e quindi il Mare: la parte intima della natura, per certi versi ancora sconosciuta, sia nella sua fisicità sia in quello che per noi, costituiti in gran parte di acqua, rappresenta.

Impression, soleil levant dà, sull’acqua, il via all’arte moderna; come le ninfee galleggianti dello stesso Monet prefigurano l’informale del secondo dopoguerra. L’arte romantica, da Le bianche scogliere di Rügen di Friedrich a La zattera della Medusa di Gericault ai luminosissimi dipinti di Turner, è come una palafitta ben piantata nella memoria del mare, lo stesso mare di quell’assoluto capolavoro che è La libecciata di Fattori. Blu mediterraneo e azzurro atlantico sono i colori di Picasso ventenne, abissale nella quantità di sentimenti che smuove: colori che nei tre anni seguenti verranno sostituiti da quelli delle spiagge andaluse. Per non parlare del mare metafisico di De Chirico-Odisseo e di Savinio, delle splendide marine di Carrà; del Surrealismo con Tanguy, le onde spumose e gli orizzonti ribassati di Magritte, Dalì, le Ninfe e le Sirene di Delvaux.  E’ quanto mai acquatico il dripping di Pollock tanto quanto le colature di colore nelle spiagge assolate e vocianti di Cremonini. Gli urli lancinanti nelle gabbie di vetro baconiane elettrizzano il blu personale di Klein – che copre di oltremare ogni cosa che tocca – e si acquietano negli squali imbalsamati di Hirst e nella calma luce  artificiale delle video installazioni di Fabrizio Plessi.

E’ il mare che rende di colore azzurro la nostra cara Terra – unico tra tutti i pianeti ad avere l’acqua e quindi la vita – che perciò chiamiamo Pianeta azzurro. In questa mostra ci sono varie tonalità di azzurro: una per ogni artista. Quanti pittori, fotografi, video artisti, scultori hanno avuto il mare o in genere l’acqua per soggetto, anche se non esclusivo, delle loro opere? Tanti. Oggi, di questa folta schiera 11Dreams Art Gallery ne presenta nove. E anche per questa mostra che ha per titolo Mare, intimamente natura vale quanto detto e fatto per le mostre precedenti. Ci ha guidato la voglia di differenziare le proposte quanto più era possibile per dare esauriente rappresentanza alle molte sfaccettature di cotanto soggetto che il mito greco ci presenta come Regno di Poseidone, mentre l’immaginazione ce lo fa vedere come luogo del fantastico e dell’incognito, dove il gigantesco e il mostruoso convivono con l’incantevole grazia di Sirene e di bellissime creature marine contornate da immensi tesori naufragati con navi che continuano a custodirli.

 

Angelo Anetra lega l’immagine del mare al tempo che scorre. Una sequenza di diciannove fotografie della spiaggia di Viareggio, con alcune figure umane che camminano, fatte nell’arco di un’ora, culmina in due riquadri privi d’immagini. In uno, a penna su carta, l’artista scrive: dalle 14 alle 15 Spiaggia di Viareggio 17 aprile 1990; nel secondo e ultimo sono incollati, uno sull’altro, fogli di varie misure dove viene documentato il cammino dell’opera e i luoghi in cui essa man mano si è venuta a trovare e quindi ha continuato  a vivere.

Dalle fotografie di Marco Battini emerge uno studio accurato dell’inquadratura e dei colori, una ricerca continua affidata spesso a sottili variazioni tonali che scaturiscono da stati d’animo pregni di attesa e contemplazione del mare nordico, silenzioso e riflessivo. Non manca l’ironia, resa più acuta dal bianco e nero, in una foto dove la necessità segnaletica della società contemporanea – che pone un doppio cartello di attenzione all’inizio e alla fine di una piattaforma – si contrappone alla solenne luce della terra di Vermeer e Rembrandt.

Nella pittura di Marina Biagini il mare sembra avere una dimensione domestica, si potrebbe dire addirittura personale, interiore. Non è un luogo sconfinato nel tempo e nello spazio ma concentrato in una calcolata struttura geometrica a misura umana, contenuto in un ambito in cui gli argini sono il proprio vissuto; dove, plasmata da una luce impressionista e non iperrealista, affiora, nei riflessi dell’acqua, nelle carni, nell’aria che le figure respirano, nelle chiome fluttuanti, la linea predominante che è quella concettuale.

Chaplin e Benigni hanno saputo farci sorridere anche quando nei loro film si sono occupati di temi assai drammatici. Il romanticismo e la forte carica simbolista della pittura di Böcklin subiscono con Antonio Caramia una profonda metamorfosi: L’isola dei morti è popolata da solari trulli pugliesi e secolari ulivi anziché cupi cipressi e su di essa discende un panciuto innamorato attaccato ad uno sgargiante ombrello, mentre una nube infuocata che attraversa tutto il quadro si scioglie in vapori che prendono la forma di colonne di cuori.

Sono poche onde, rappresentative di tutte le onde del mare, quelle che appaiono come lingue di fuoco solari modellate “con piombo fuso” da Sergio Gandossi. In una successione di sei dipinti disposti su un’unica superficie ritroviamo l’energia tutta, di oceani e mari, sprigionatasi in un tempo lunghissimo. Il primo, in bianco e nero come tutti gli altri tranne uno, prende la gran parte dello spazio dell’opera complessiva ed è il più articolato; gli altri, alla base di questo, riguardano i momenti salienti del cammino di una singola onda. Le note di colore intervengono prima della stasi in cui tutto si placa.

Molto particolareggiata la pittura di Labar, dove la fluidità dell’acqua e la durezza dei sassi (smussati e levigati dalla continua azione del moto ondoso) diventano metafora di un’esistenza dilatata, geologica (puntualizzata a volte dalla presenza di una conchiglia) e universale, mentre la presenza di qualche foglia galleggiante o di qualche ramo spezzato, oltre a darci la perfetta misura – insieme ai lievi cambiamenti di tono – della profondità della limpidissima acqua, interviene poeticamente per farci riflettere sulla caducità dei tempi umani.

Nelle due opere di Marta Pedini il moto impetuoso della pennellata e del colore scardina la coesione stessa delle particelle di materia mettendo in subbuglio la montagna d’acqua femminile e l’onda vorticosa maschile; riuscendo a dare piena evidenza alla forza di creazione e distruzione che l’acqua a volte può avere. Il cromatismo dinamico di questa pittura a tratti sfiora l’informale e ci parla di un sentire profondo dell’artista che fa pensare al lirico e planetario espressionismo dei cieli stellati di Van Gogh.

L’opera di Riccardo Scavo ci porta al mito di Callisto trasformata da Zeus nella costellazione dell’Orsa Maggiore. Il dipinto è di ragguardevoli dimensioni ed è popolato, oltre che dalle favolose presenze femminili, da branchi di variopinti pesci, trasparenti meduse, da una grossa tartaruga marina. Il tutto si muove elegantemente con un andamento flessuoso in ogni direzione, accompagnato dallo sciabordio dell’acqua in un raffinato dinamismo che dalle profondità marine arriva, attraverso la mitologia greca, al firmamento celeste.

Il mare di Gaspare Sicula è una barca che ha smesso di viaggiare, si è coperta con la vela che serviva per muoversi e ha lasciato rifiorire l’albero. Queste barche il pittore le chiama Isole. Ma è anche una Brocchiglia (brocca e conchiglia) a forma di frutto di ficodindia che ha sullo sfondo il mare e un insieme di scogli appuntiti come cristalli. Un altro ficodindia, adesso inteso come pianta che è scultura vivente, qui di colore lavico rosso, in un declivio di terra arsa dal sole, dialoga con la fluidità dell’acqua appena increspata.

 

Conosciamo più cose del Mare della Tranquillità lunare, lontano da noi 384mila chilometri, che della Fossa delle Marianne, sotto i nostri piedi ad “appena” 11mila metri. Proprio come nell’arte, dove dietro un pigmento dello spessore qualche volta di pochi decimi di millimetro soltanto, possono esserci incommensurabili sentimenti tutti ancora da scoprire.

Ciò che da sempre ci dà l’arte è una parte essenziale del liquido vitale di cui siamo fatti.

 

 

11DREAMS


Pubblicato da Redazione il 29-6-2011 alle ore 11:49:40
Vedi [2] |
MOSTRA


Inaugurazione dell'esposizione, 

venerdì 10 giugno 2011 alle 18h00.

di  

Alejandro Guzzetti


Chaìllol (France)

 

apertura tutti i giorni dalle 14h00 alle 19h.00 

 

info  0033 06 43338898 - www.artenatura-monica.blogspot.com

 


Pubblicato da Redazione il 6-6-2011 alle ore 20:10:13
MOSTRA


                               Il MetaFORmismo

Idea e cura di Giulia Sillato Dal 28 aprile AL 14 MAGGIO 2011

Inaugurazione: giovedì 28 APRILE, ore 18.30

Milano, Fondazione Luciana Matalon, Foro Buonaparte 67

Il Museo Fondazione Luciana Matalon è lieto di presentare la rassegna IL METAFORMISMO, dal 28 aprile al 14 maggio 2011.

In esposizione opere di ventisei maestri, tutti professionisti, molti dei quali già operativi negli anni ’60 e ’70, quindi direttamente implicati con il polverone culturale di quegli anni e motivati a sostenere un nuovo confronto critico. Luciana Matalon, gradita ospite, è accompagnata da opere di:
Dino Aresca, Gennaro Barci, Pietro Bellani, Emilio Belotti, Natalia Berselli, Martino Brivio, Bruno Daniele, Enzo Fabbiano, Mauro Fabiani, Elisabetta Fontana, Emanuela Franchin, Camillo Francia, Massimo Fumanti, Daniela Grifoni, Luvit, Saverio Magno, Pierdomenico Magri, Aldo Meineri, Antonio Pasciuti, Enzo Ratto, Carla Rigato, Liana Rover, Mario Salvo, Laura Sartori Tibaldi, Marco Tulipani.

Con il termine di Metaformismo non si vuole intendere né un gruppo artistico, né un movimento, né una corrente, bensì un principio

linguistico unitario, comune a tutte le espressioni artistiche del Novecento, che Giulia Sillato, storico dell’arte di scuola longhiana, ha

individuato a seguito di una sistematica analisi del mondo dell’arte contemporanea italiana e straniera e di un’esperienza di circa 50 Rassegne

realizzate dall’autore medesimo in siti museali di prestigio culturale a partire dal 1994 ad oggi: la Metaforma.

Implicita nell’arte antica, essa si trasmette al linguaggio artistico moderno, dando origine a quelle fenomenologie artistiche sinora indicate con

vocaboli come astratto, informale, espressionista, minimalista e numerosi altri, i quali non rispondono più ad esse in modo circoscritto, evolutasi

l’espressività contemporanea al punto da indurre lo storico a una riformulazione comprensiva di tutte le possibili sfaccettature dell’arte di questi

ultimi cinquant’anni, sempre convinto che la Forma “ribaltata a partire dalla fine dell’Ottocento” sia stata in realtà persistentemente “sottintesa a

qualsiasi operazione artistica”.

Entrano nel grande gioco del Metaformismo tutte quelle espressioni dell’arte, con ciò intendendo Pittura e Scultura,

che integrano il dialogo con le Avanguardie del Novecento adeguandolo, opportunamente, alle misure concettuali e

tecniche della nostra contemporaneità. L’intento, pertanto, lungi dal fondare l’ennesimo gruppo, ché di questi la storia dell’arte è

variamente affollata, è quello di offrire un nuovo orientamento critico, per meglio qualificare la poliformìa dei mezzi

espressivi odierni, fatta eccezione per video e virtualità.

La scelta degli artisti in mostra si uniforma al concetto di “metaformismo”, rivolto ad opere artistiche completamente prive di concezioni figurali

e, lì dove ne esistano tracce, sono frammenti radicalmente rielaborati: può verificarsi infatti la rapida, e forse casuale, incidenza di elementi

figurali, ma sono caratteri totalmente snaturati dall’ordinaria sede interpretativa e quasi trascinati su un’altro piano concettuale. La presenza

della componente pittorica è molto forte e altrettanto forte è la presenza della contaminazione della pittura con altri materiali, poiché la

Metaforma, scoperta dall’autore, prevede che non ci si allontani dalla pratica della buona pittura: installare infatti degli oggetti in uno spazio,

moda invalsa da alcuni decenni, non è per sé un atteggiamento di tipo metaformistico, poiché si arriva all’uso diretto della forma medesima

senza sperimentarne i passaggi “transmutativi” che solo la creazione artistica può plasmare.


Ingresso libero -
Apertura: dal martedì al sabato

orario continuato 10-19 domenica e lunedì chiuso

ufficio stampa: chiara belli e nadia vitari Tel 02 878781 02 45470885

fineart@fondazionematalon.org - www.fondazionematalon.org


Pubblicato da Redazione il 21-4-2011 alle ore 22:12:03
Vedi [1] |
PAGINE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37
A cura della
Redazione.sognoelektra


Dal Blog